推荐阅读

书法字体的分类
1,篆书 「篆书」是一种呈现曲直相映乐趣的文字。广义的篆书,包括甲古文及金文,此处的篆书特别只大篆及小篆。一般将秦以前的古文及籀文称之为「大篆」,而由李斯整理出来的文字称之「小篆」。 2,隶书 「隶书」的出现,是为了因应日益繁复的文书处理。为适应快速书写的要求,秦狱吏程邈作出了这种方广字体,改变了篆书的结构,强调横平竖直、间架紧密。隶书写起来比篆书方便很多,为后代子孙节省了许多宝贵的时间,在学术上亦具有极大的价值。 3,楷书 「楷书」是在汉朝时以隶书字体作楷法加以改进的书体,今人称之为正楷。由於楷书写起来又比隶书方便,因此汉朝人民都采用它以适应实际生活的需要;楷书至唐代大盛,书家如颜真卿,以雄健恢弘的气势独树一格,影响后世甚钜。/> 4,行书 「行书」介於楷书与草书之间,方不如隶书,圆不如篆书,换言之就是楷书的变体,因写起来像人行路,故称行书。一般认为行书起於东汉刘德升,至魏初钟繇稍变其异,二王造其极,行书乃大行於世。行书写起来十分方便,能达到赴速应急的目的。历代有名的行书作品多如恒河沙数,而尤以东晋王羲之的「兰亭序」为第一书迹。 5,草书

AutoCAD 2007 使用夹点缩放对象
在夹点编辑模式下确定基点后,在命令行提示下输入 SC 进入缩放模式,命令行将显示如下提示信息。 ** 比例缩放 ** 指定比例因子或 [ 基点 (B)/ 复制 (C)/ 放弃 (U)/ 参照 (R)/ 退出 (X)]: 默认情况下,当确定了缩放的比例因子后, AutoCAD 将相对于基点进行缩放对象操作。当比例因子大于 1 时放大对象;当比例因子大于 0 而小于 1 时缩小对象。 查看全套"AutoCAD 2007 入门教程">>>>>
最新发布

专业婚礼摄影师给婚礼摄影新手的10个建议
婚礼摄影师 Elizabeth Halford,她拍摄过婚礼,也看过很多婚礼摄影师的工作,以下是她给新手们的10个建议,希望能帮助他们成为更好的摄影师,为新人们留下最好的作品与感觉。其实不少项目对「活动摄影」都很有帮助,如果你也有拍 event,同样值得参考。 1. 不操作当新娘子在早上准备中的时候,不要冲进去要求她微笑或装作准备中,而是细心观察及预测她的行动,例如 set 好头及化好妆,下一步就会是穿裙子;已经穿好裙子?那么在梯间等她吧,她准备出来了。作为摄影师总是很难休息的! 2. 相册花絮不要只顾着新郎新娘,一册婚礼相簿中,少不了一些婚礼花絮,例如室内布置、花球、旧居墙上的全家福、新娘儿时的睡床或物品,全都是温馨有用的素材,拍摄下来就可以点缀到整本相簿、填满空间而又不会局促。 3. 找机会独自拍摄在人群中、主角旁拍摄时,总会有很多人呼叫「摄影师!摄影师!」而且很多人会紧张地走来走去四处张罗,但有时你需要离开这些紧张的人群一会,拍摄其他有意义的照片,也要拍摄来宾抵达或新郎等候的时间。 4. 放胆拍摄 不要害怕站在人群之前,使用变焦镜能让你避免经常挤拥于人群中间,但记着你是明正言顺的摄影师,你甚至可以站在正讲话的牧师身后拍摄,而不需要过于避忌,亦不需要盲拍。 5. 注意衣着 即使你是女性,也毋须拘泥于婚宴场合之类,你必须穿裤子而不是裙子!留意服饰应该轻便舒适 (而不失礼),鞋子必须不发出任何声音,让你能以最正常的姿势来回工作。

掌握摄影构图的艺术
我们学到的最初的几个摄影构图法则之一就是三分法则。不过一旦你了解了这个概念,还能做些什么来进一步提高照片的构图呢?三分法则是起点,但关于构图还有许多东西需要学习,而不仅仅是把主体放在画面的某个位置。本文就为大家介绍关于摄影构图更多的几个方面。 我从来不喜欢“三分法则”这个叫法。叫做“指导”更加准确,虽然不如“法则”醒目。为什么是指导?因为有时把主体放在画面正*或边缘反而是最有效的构图。一旦你把构图方式归结为“法则”,你就是在按照方程拍摄。你是在按照逻辑拍摄而非用心(最理想的情况是两者皆用)。摄影教程 这张照片中,我把画面主体——那块岩石——安排在边缘位置的*,因为考虑到它和水面上云的倒影的关系。这个构图衡量的是白云和黑石的平衡。这个场景基本不可能用到三分法则,否则最终照片不会如此有力。 1.指导 这里有7个用于提高构图技术的指导。把它们当作通往成为更优秀摄影师的路标吧。它们会帮助你到达目的地,不过要记住你随时都有自由发挥的自由。 2.挑战自己 这里有一个留给你的挑战。对本文中提到的每一点,都亲自去实践一下。出门去拍些照片。这样这些建议才会变得更加有价值,你会学到很多关于构图的知识,拍的照片也会更好。 3.线条

鲍昆:纪实摄影的本质是人文关怀精神
创作,就在生活之中 来自阿根廷的Alejandro Chaskielberg,曾是报纸、杂志的摄影记者,走的是纪实摄影的路线,而他的拍摄题材大都与人民的生活习惯及工作有关。使用大片幅的底片相机,利用长时间曝光的拍摄技巧来营造出有点梦幻不具真实感的纪实照片,有时还会加上闪光灯,一同进行拍摄。 月光的亮度是很微弱的,所以如果要让曝光到达正确的亮度,就需要长时间使用慢速快门,来让感光组件受光,这时被拍摄的人物,需要好一段时间维持不动的状态,他自己是认为这是一种自我的挑战。而使用底片相机的关系,所以无法确切当下立即预览拍摄的状况,测光与快门的预测就更显重要。 利用月光玩摄影 长时间曝光是摄影人很常用的拍摄技巧,只要把这个技法搭配其它的拍摄媒介,就能创造出很多不同种类的摄影玩法。当然利用月光来拍摄,也是其中的一种创意。想要用月光拍照,需要准备的摄影器材有:任何具有B快门的相机、三脚架、可以锁定的快门线、备用相机电池、手电筒、必要时需准备防寒用具。 月亮高高挂在天上,拍摄之前得先注意天气云量的变化,可以先上天气网站查询当日云量的多寡,以免背着装备到了现场,却看见乌云密布!通常在满月前后的二、三天都可以进行拍摄。要怎么知道月亮的光量是否足够,可以试着找找地上有没有月光投射到物体的阴影。但这在*好像不是一件简单的事情,可能要到没有光害、比较空旷的地方,才有可能成功拍出照片。 因为是长时间曝光,所以一定要把相机放在三脚架(要很稳固的)上,并且使用快门线来释放快门,有时,曝光的时间甚至会超过30秒,这时间的决定,就是端看现场环境的光线与拍摄的主题来决定。如果各位朋友对于使用月亮打光有兴趣的话,就一起跟小编祈祷满月前后的这几天,是睛空万里的好天气吧!2003年底,广东美术馆举行 “中国人本”摄影展,在展览图册中有我一篇文章《在历史、文化、政治、伦理中的中国纪实摄影》。写那篇文章的动机除因应邀之外,主要是我感觉那时的摄影界“纪实摄影”这个词汇喊得震天响,但大家对于纪实摄影的理解有很大的偏差。许多人把照片的纪实性当成纪实摄影,所以那时的各种摄影比赛虽然都设有纪实摄影这个方向,但征集来的作品都是一些民俗节庆照片,和摄影史上定义上的纪实摄影完全不是一回事。而纪实摄影这个概念是地地道道的西方舶来的概念,是世界摄影文化历史遗产中非常珍贵和宝贵的一部分。廓清纪实摄影这个概念,对发展中的中国摄影文化我以为是必要的。为了这篇文章的准确性,写作过程中我一直请教在我们摄影界德高望重的林少忠先生。林老先生是中国最早接触纪实摄影这个概念的人,也参与了这个概念的翻译。更重要的是,林老先生和把这个概念理论化的美国的摄影史作家罗森布拉姆夫妇有过深入的交流,能够非常清晰完整地陈述纪实摄影产生的背景、过程,以及意义。从一定角度上说,我文章的基本观点和知识陈述,都是从林少忠先生那里来,我只是根据理解和以前阅读相关书籍的经验,强化突出了这一摄影类型的要义。在此之前,我曾在2002年撰写过一篇类似的文章《观看的力量》,发表在2003年初的《视界》丛刊和中国摄影报上,梳理过这种摄影在现代历史上的作用。下面,我根据自己的理解再次谈谈纪实摄影到底是怎么回事。 西方纪实摄影的发展历程 西方纪实摄影有一个自身的演变过程,它是从早期简单的摄影报道,一步步发展,然后被批评家慢慢的梳理上升到理念。至于这类摄影的称谓,法国摄影家欧仁·阿特热(Eugène Atget)最早使用纪实Documentary这个词汇,但他只是追求纪实性,即拍真实的照片卖给画家当素材,所以和我们现在理解的这个概念还存在一定的距离。不过,阿特热已经将摄影在历史生活中的证据意义展示出来,在此之前还有英国的约翰·汤姆逊(John Thomson)的《伦敦街头生活》和美国的威廉·亨利·杰克逊(William Henry Jackson)的落基山摄影,以及更早的美国马修·布雷迪的战争摄影,都从几个方向意义上开始搭建纪实摄影Documentary Photography的概念,以区别于当时流行的画意摄影的照片。但最能代表这个理念完整内核的初始现象是1888年雅格布·里斯拍的《纽约的另一半如如何生活》,它让纽约市政当局开展一场改造贫民区的运动,让很多弱势群体得到帮助。后来,在这个理念发展过程中间出现了刘易斯·海因等等一系列杰出的纪实摄影人物。海因的摄影对美国的《童工法》立法起到了一个直接的促进作用。 最早使用和现在纪实摄影Documentary Photography这个概念差不多的是一个叫约翰·格里森(John Grierson,1898-1972)的英国人,1926年他提出这个概念本来是电影领域的话题,但是很快被导入摄影界。他提出这个概念已经有了政治伦理诉求。但纪实摄影完整的理念是在上个世纪三十年代才基本完成的。比芒特·纽霍尔(Beaumont Newhall)1937年撰写的那本《摄影史》,把这一类型样式的摄影归结到这一概念之下。在他之后摄影史专家瓦尔特·罗森布拉姆(Walter Rosenblum)和妻子内奥米(Naomi Rosenblum)在他们著作的《世界摄影史》中又非常认真地重新进行深度的梳理,把Documentary Photography前面加上Social ,所以这个词汇严格的汉译是“社会纪实摄影”。

棚拍让光线更加多元化的布光技巧
打灯也是一门艺术,外行人看热闹,内行人看门路,每一道光都有不同的作用。我们都知道外拍的时候,会用反光板、闪光灯来制造眼神光,从小细节的地方,丰富照片的可看度。当然使用棚灯也是同样的道理,除了要注意主体脸部的光线之外,还要考量到Model动作与光线的搭配,背景光线的明暗程度,必要时也是要出动蜂巢罩、柔光罩、透射伞......等小配件,来变化光线,增加层次。下面就要与大家分享还有哪些方法可以让棚灯打出来的光线更为多元哦! 善用背景纸与对比,营造千变万化调性 除了柔光的拍摄外,棚内拍摄的另一个主流就是对比光的拍摄,而这类对比光用最多的情形,就是在背景纸上。下面这张照片是很标准的棚内背景纸打光作品。在这边,我们用了四支灯,一支是位于模特儿头上,打出主要影子的主灯;一支是在模特儿正面,加了透射伞的正面补光灯;我们也用了另一支灯打亮背景,让它不会太暗,也多一些层次;最后,我们在模特儿脚上再加一支蜂巢灯,用来制造地上的光点,便完成了这张照片。其实拍背景纸不难,重点是模特儿本身的动作扎实度,和你打灯时的所要表现的重点是什么。 以这张图为例,我一开始只是想要一张有单纯光影变化的单柔光罩作品,以表现出模特儿本身酷酷的个性;为了让光线不会太硬,所以我们用了150公分的八角罩。只是这样大的罩子因为打光范围大,加上为了加强人的对比度,所以我们选择了高一点和斜一点的角度来打光。但问题来了:这样一来,模特儿的前方和脸的下方会因为光线不足而反差太大,简单地说,就是这些部份会太黑;所以我们才会在正面再补一支灯。那为什么要加透射伞呢?主要是就是因为需要柔光正面的补光光线。 在加了这些光线后,我们又发现背景也是太暗了,所以我们才会再加一支出力很小的蜂巢灯,让背景出现一些层次,却又不会太亮而破坏了整张照片的感觉。最后加在脚上的光点(蜂巢灯),则是为了要强化戏剧性的效果。 说了那么多,其实马克只是想让大家了解:你在打灯时,一定要知道每一支光线是为什么而做;甚至是你在拍摄时,就必须要了解整张照片的调子会是什么样的感觉,这样才可以在你定好的大方向下,把灯光布置好而完成一张照片。 活用光与影,完成丰富层次感 同样的状况我们也可应用在下方的照片中。在拍这张照片时,我已经大概了解厂商要的光线是带有层次又不会太硬的光线,所以我们一开始就用了裸灯的方式来表现,因为裸灯的光线有些会经由其它介质反射而得到一些柔光,直打的部份又有硬光的特质,刚好符合厂商的需求。但在打完第一次后,因为背景都是白色的,感觉少了一点层次,所以我们在灯和人之间再加了一个假框,用打光制造出黑色的影子,以增加背景的层次感。 在这例子中,一样也是先决定了主灯,之后再藉由事后的补充,来达到我们照片的要求,所以,打灯最重要的不是技术问题,而是要先厘清自己的目的,再来打这个光线。 善用小技巧,让光感更自然

用斐波纳契比例完美构图 提升摄影作品质量
你是否是一个注重细节的人?如果你是一名摄影师,那么最好回答是。对任何摄影师来说,理解了三分法则都是一个重要的里程碑。突然之间,你意识到以前拍的照片中,都把主体放在了画面正中,因为对焦点在那里。很有道理吧?三分法则使你在摄影之路上到达一个新的高度,把主体放在画面上下或左右三分之一处。但是如果所有照片都只有这一种构图,不也非常乏味吗?诚然这种技巧有一定作用,不过再来学习另外一种同样有效的技巧怎么样? 用斐波纳契比例完美构图 进入斐波纳契比例 斐波纳契比例也被称作Phi或黄金分割,这个规律由莱昂纳多・斐波纳契在公元1200年左右发现。他注意到自然界中大量出现了这个比例,以此为基础的自然结构设计即实用又美观。从此就有了黄金分割这个昵称。 自文艺复兴以来,艺术家和建筑师们就在作品中大量应用1:1.618这个比例。在巴台农神庙、《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等著名艺术作品中都能发现这一比例,而且直到今天依然在使用。黄金分割已经被苹果公司用于其产品设计中,Twitter在页面设计中也采用了这个数字,世界各个主要公司在Logo设计中也都有采用。摄影圈内并对此没有过多讨论过,因为这是一个有些高阶的构图方法,而很多人都弄不明白它。如果只说三分法则就简单多了,如此直接、精确,而且容易上手。 斐波纳契比例并不是复杂的数学概念。这是一个实用的构图方式,历史上著名的艺术家和建筑师,以及世界500强公司都在用。对摄影来说,这个比例创造出的构图,符合人类潜意识里的审美观。把斐波纳契比例的4个点画出直线,你会发现得到了一个类似三分法则的网格线。但仔细观察后会发现这并不是准确的三分线。现在画面的比例不是1:1:1,而是1:0.618:1。下面是一些例图: 用斐波纳契比例完美构图 上图中,我将马的略占主要位置的左眼放在网格线交点上。试想看,如果我这里用的是三分法则网格线,则马头会挤在画面左边。这张照片中,马头不在画面*,也没挤在任何一边。这就是恰好的位置,你同意吗?看看另一个例子: 用斐波纳契比例完美构图 这张照片有些不同。如果你真的是一个注重细节的人,就会发现这里没有用网格线。这张照片中,我把模特的头放在螺旋线上,而让他的左眼位于节点上。

摄影的生命 光线在景物上的效果
光是摄影的生命,没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道,风景中的景物和其他东西一样,有了光线的照射,才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光,主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西,它照射在景物上,能产生各种不同的效果。它有时强有时弱,而且还会随着季节和气候的不同而变化,景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此,我们拍摄景物时,就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响,从而很好地加以运用,才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否,与光线运用得是否得当有很大关系。因此,熟悉光线在景物上的一切变化,是拍摄风光照片的一个关键问题。 1、正面光对景物的效果 用正面光拍摄景物,可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分,往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来,缺乏景物的立体效果。 2、侧光对景物的效果 利用侧光拍摄景物,由于光线斜照景物,景物自然会产生阴影,显现明暗的线条,使景物有立体的感觉。景物有了立体感,立体背景的色调就不易互相混淆,但拍摄侧光景物,要注意阴暗部分色高的深浅,以阴暗部分确定光时间,但最好以中性灰为测光基调,使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来,使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线,也是最适宜拍摄风光照片的采光。 3、逆光对景物的效果 逆光照射景物,景物中被光线照射的部分,都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线,不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开,这就是逆光所独有的特点。 逆光是从景物背后照射来的,我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分,因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后,如果物体与物体之间距离不很远,就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉,容易造成曝光不足。因此,拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间,才能充分显示出景物的层次。另外,逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体,自然会产生一片强烈的白色反光,为了避免这部分与其他物体色调反差过大,以运用柔和的光线拍摄较为适宜。 4、高光对景物的效果 太阳升至在天空垂直地照射大地时,就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候,因此,光线强烈,阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线,除了能表现由上到下的阴暗层次外,并不能表现出物体的质感,这种光线不是拍摄风光的理想光源,非必要时拍摄的景物,应尽量避免采用。

超级实用的10种简易布光方法
光线是摄影的基本,得到好的光线则可说是成功了一半。问题是,除了把灯光打在天花板、打在侧面、打在墙身,还有什么好方法呢?这里有10种很简单易懂的方法,可供大家参考。 1. 用手拿着两个闪光灯 直截了当,相当简单,却又有不错的效果。 2. Udi Tirosh 看起来是倒影,实际上是投影,来自杯子顶上的灯光。 3. Ragoem 透过高光及反光板,加上辅助光源,让花瓶每一条坑纹都能在画面中突显出来。这是个超简单的方法,却很实用。

拍摄剪影的超简单步骤分享
要透过镜头展现出戏剧化的效果,剪影未尝不是一种非常棒的表现方式。在照片中,注入与整体画面大相径庭、省去细节的对象,可能会造成别有韵味的视觉冲击和心理震撼,人们或许会从中体会到美轮美奂、神秘悠远的意境,甚至在某些画面表现出的惊魂一幕,令人胆战心惊、心有余悸。 今天小编向大家提供几个小小的建议,记住它们,下次拍摄剪影时依此而行,应该会有裨益。此外,文中还提供了一些令人惊艳的现实剪影拍摄,将引领大家探究各自的相机设置秘诀,看看我们能从中学到些什么。 1、仔细选择被摄对象 在考虑技术细节和相机设置前,你需要先腾出时间和精力来思考一下选择对象。这会是一个比较棘手的事情,因为要恰如其分地做出选择,你多少需要点经验。你会希望对象相对简单,并且在二维层面上表现出与周围环境迥然不同的外形。剪影拍摄的自然韵味意味着,你将剥除对象的所有繁枝细节,并使对象与周围环境混为一体,几乎体现不出任何景深之感。 2、注意视角 拍摄期间需要当心的是,对象决不要呆板一块,不要让讨厌的建筑或简单的雕塑物挡住。此外,如果拍摄画面中有多个人,也要当心。要是剪影重叠部分太多,则会给人混乱不堪、模糊不清之感。拍摄中,应力求各个对象就算从个体对象的角度来看,也是轮廓分明、清晰可见的。 3、重叠趋势 你通常会见到的一个拍摄题材是“亲吻剪影”,其中两个人互拥在一起,亲吻对方,但由于他(她)们的脸过度重叠,使得最终的拍摄结果显得有点诡异。 正如你在上面照片中看到的,尽管图像整体看起来还不错,但如果关注剪影中脸部重叠的部分,多少有点混乱不安的意味。要是打算模仿这样的拍摄,就尽量要 “恰逢”亲吻前后,脸部还没有接触的情况下,从而获得更好的表现效果。记住,并不只是对人物剪影需要如此,对于摄影作品中有重叠趋势的任意两个对象,该原理同样适用。

摄影构图中的关键要素
任何一张精彩的摄影作品,其最基本的要素就是构图。在数码摄影学习中,能够在构图上发挥多少创意,就决定着你最终的摄影成就。想知道为什么伟大的摄影师们能创作出那些如此令人惊叹的照片吗?很简单,他们使用了一些我们都能学会的构图关键技巧。学会使用这些技巧,你的照片将会得到很大的提升。 对我来说构图一直是难题,直到发现了一些小技巧之后,我才创作出不错的作品。这些技巧适用于每个人。如果你愿意花时间去掌握它们,你的照片将会发生戏剧性的变化。在完全掌握之前,你不必试图在每张照片上都应用所有技巧,只要开始逐步练习就足够了。 1. 图案 寻找图案,并重复使用图案,你会发现它们是如此迷人,你的观众也会有同样的体会。强调被摄体的图案并让它们在照片中突显出来,会大大提高照片的趣味性。让重复出现的图案充满画面,它们就成了照片中的焦点。想让格局显现出来,也可以用其他元素打断它们的连续性。比如,有一托盘褐色鸡蛋,在其中放入一个打破的露出黄色蛋黄的鸡蛋。 2. 纹理 纹理会给照片增加触感。欣赏照片的观众能够感觉到他们似乎可以触摸到照片,感受被摄体是软、是平、是粗糙或光滑。纹理需要通过布光来表现。侧光尤其善于凸显出被摄体的纹理。让光线从右面射过来,能够营造出立体的视觉效果。 3. 线条 线条可以给任何照片增加极妙的维度。线条能够引导观众的视线。如果运用得当,就可以将观众的注意力引导到任何你希望他们注意的地方。这就叫做焦点。将被摄体位于焦点时,就会有一条连绵的曲线引导着观众的视线直到这些焦点位置上。你可以使用的工具包括斜线、垂线、水平线,以及通常最有效的汇聚线。恰当地运用线条工具,你就总能创作出有趣的照片与大家分享。 4. 色彩 色彩需要多说一些。我们的世界是丰富多彩的。明亮的、饱和的色彩是创作的灵感和精神食粮。我们的世界由色彩组成,我们可以看到、想到、感觉到色彩。所以适当地增加色彩,以及正确的组合色彩,就能给照片增加一个戏剧性的元素。

轻松一步拍出极具独特色彩、构图的作品
以上的照片含有独特的色彩和构图,那么我们可以怎样制作这张照片呢?怎样拍出这照片? 轻松一步拍出极具独特色彩和构图的作品 技巧一:1-2-3构图方法 构图技巧内有一种构图方法,就是照片中包含3个元素,那么这张照片便会令人看得很舒服。以上照片便包含了1. 小孩 2. 雀鸟 3. 海浪。 技巧二:前景的运用 拍摄者利用了雀鸟跟石头作为前景,衬托出小孩和海浪的存在。 技巧三:对角线构图 又是构图方法(因此构图真的很重要),我们把前景斜斜的放在画面的对角,便可以令照片变得生动一点。试想想如果把石头和雀鸟放在照片下方,出来的效果便会变得沉闷了。 技巧四:后期添加感觉 如果我们利用普通的单反,在拍摄后未必能营造以上照片的气氛,因此必须用Photoshop或Lightroom改变颜色(带一点点绿)、调高对比度和饱和,再加上四边的黑角来制造"LOMO"似的感觉。